3.23.2019

E&H #8: Durazno

¡Ahora han entrado a un nuevo inicio!

La sección de esta página en la cual presentábamos y explorábamos de forma detallada a bandas y cantantes de tiempos recientes se encuentra de vuelta, y hoy es el turno de conocer a un grupo promesa de la música en Colombia. Ellos hacen parte de esa camada de artistas alternativos que surgieron a comienzos de la presente década con el objetivo de presentar una propuesta diferenciada a lo que se encuentra en el mainstream colombiano. Con ustedes: ¡Durazno!

Integrantes
  • Laura Román: Voz.
  • Leonardo Castiblanco: Guitarra.
  • Enrique Collazos: Batería.
  • Andrés Cupabán: Bajo.

Desde principios de esta década, han irrumpido con mucha fuerza en el ambiente colombiano!

Durazno, un nombre raro para un grupo. Lo anterior lo pude demostrar cuando pretendía presentarle el grupo a varias personas allegadas, algo que comúnmente sucedía con varias bandas al principio. ¿Qué hay de fondo en Durazno? La historia se origina desde el abuelo de Laura, una figura muy especial en la vida de la vocalista, que falleció un tiempo antes del debut del grupo. Uno de los mayores recuerdos que causaba nostalgia era el hecho de que él le traía diferentes frutas a su nieta (incluyendo el ya mencionado durazno), al mismo tiempo que los dos pasaban momentos entrañables. Dicha memoria quedó marcada tanto en el nombre de la agrupación, como en el de la primera canción grabada.

Desde el primer acercamiento es posible notar lo atractivo de la propuesta, aunque lo más interesante de todo es la evolución que han tenido durante sus ocho años de existencia hasta la fecha. Todo comenzó con una melodía lenta y nostálgica creada por estudiantes de la Escuela de Música y Arte Fernando Sor, en Bogotá; y todo iría viento en popa en cuestión de algunos años…

Laura Román, la voz del grupo. ¡Una persona muy talentosa con una voz tan suave como potente!

El concepto de Durazno fue ideado por Laura Román, una joven bumanguesa que ya había tenido experiencia en la música con una banda en el pasado (La Beltek) y cuya pretensión era idear un proyecto más propio, sin dejar de lado la constante colaboración de algunos compañeros: Inicialmente quería formar una carrera en solitario, pero terminaron llegando los actuales integrantes para consolidar un esquema más grupal. Y el inicio de la agrupación se dio en 2012 con prácticamente la formación que conserva actualmente, con un Extended Play homónimo con el que se dio a conocer toda la capacidad interpretativa de estos chicos.

Durazno [EP] [2012]

1.  La venda negra
2.  Irreal
3.  Durazno
4.  Lluvia
5.  Sentir

El inicio de la banda es moderado, abordando el pop y otros géneros más de una manera acústica. La ausencia completa de sonidos electrónicos es algo que impresiona a simple vista, considerando el futuro que le aguardaba al grupo. Aún el concepto estaba germinando, y es posible evidenciar la forma en la cual los jóvenes querían experimentar sonidos de diversos tipos: Desde el pop rock presente en Irreal, hasta el vals sentimental que es Durazno. Respecto a esta última, he de decir que estamos frente a una de las baladas más infravaloradas, con mayor cuidado y de mejor composición instrumental de la presente década en Colombia.

Durazno
"Recuerdo llegar, sabiendo que me ibas a esperar, para comprobar que si ya podías descansar..."

No creo que sea posible categorizar correctamente al grupo en un sólo rótulo o género, debido a la variedad que ofrecen en cada contenido. Y este primer Extended Play lo demuestra, dónde joyas como Lluvia (de trasfondo misterioso y emocional) y La venda negra (con un tono de alegría irónica pegajosa) desorbitan cualquier clasificación de forma exquisita. Para terminar de romper cualquier estereotipo respecto a la banda, está la última canción original del EP: Sentir (una lluvia funky incontrolable y elegante).

La venda negra
"Dame algo de tregua, para más claridad"

El comienzo de la incursión al mundo electrónico está marcado por el remix de Lluvia, un primer intento de abordar los sintetizadores de forma masiva, algo salvaje en comparación a la nula utilización de estos en el resto del disco. No tiene elementos tan representativos, más allá de una melodía extraña con acto de aparición al final. Sería la precursora a varias de las ideas que vendrían después.

Lluvia (Remix)
"Y tú, sin proponértelo, me enseñaste que no soy de piedra"

Un EP curioso y moderado, que demostró el principio de todos los logros que podía alcanzar el grupo recién formado. La fama y el apoyo no sería ajeno a Durazno, debido a que el año después del lanzamiento de su primera producción, empezaría su consolidación en los escenarios más importantes del país. Primer Gran Desafío: Rock al Parque 2013.

OrbitaRock nos entrega esta foto de hace 6 años, en el Rock al Parque de 2013. Que tiempos...

Rock al Parque - Un escenario que en principio no parecía encajar en la estética de Durazno (ya saben, el estereotipo de hard rock y metal); no obstante, se dio la oportunidad y se aprovechó al máximo. Dominar un escenario masivo por primera vez no es nada fácil, y el performance del grupo en aquel entonces tenía ciertas falencias en lo que conocemos como “forma” (movimiento en el escenario, más que todo). El “fondo”, referido a la interpretación instrumental y el desempeño vocal estuvo sobresaliente, considerando los nervios que los integrantes del grupo sufrían en dicho momento. Con lo anterior mencionado, queda un balance positivo y que es posible mejorar por medio de las experiencias futuras.

Un año sería suficiente para que la propuesta artística del grupo se terminara de solidificar, con el objetivo de mostrar al público su primer disco de larga duración. Su nombre: Durazno (de nuevo. El nombre debieron maquinárselo más jaja). La idea sería diversificar aún más el estilo de la banda, al mismo tiempo que confundían más a aquellos especialistas predispuestos a categorizar la música.

Durazno [LP] [2014]

1.  Dejando de Lao
2.  Te Tengo
3.  Camisa de Rayas
4.  Ni Carne Ni Piel
5.  Malévolo
6.  Hay un lugar
7.  Día de los inocentes
8.  Perdón

Al contrario de su predecesor, cuya propuesta resultó ser más pausada y lenta; este álbum se enfoca en un sonido más maduro explorando distintas variantes del rock, el pop base del grupo e inspiraciones en ritmos poco comunes como el bossa nova brasileño o el R&B. Desde la subjetividad, he de decir que es el contenido de la agrupación por el que menos me he decantado, y el siguiente análisis demostrará el porqué de dicha afirmación.

No deseo quitarle el mérito al grupo por los resultados de este disco. De hecho es admirable que se atrevieran a concretar la fusión y exploración de géneros que se notó en el Extended Play y elevarlo a la enésima potencia (Algo que sinceramente, está poco presente en la industria musical de la actualidad). Lo único que falta es una identidad específica: Por alguna razón, pocas piezas de este álbum debut transmiten un estilo propio (Estilo que en el EP si estaba presente).

Ni Carne Ni Piel
"Me transformas aunque no lo crea necesario, y mejoras cada parte de mi"

Se puede ser transgresor, combinando y camuflándose en géneros de toda laya; y al mismo tiempo tener una identidad específica. Un buen ejemplo es Camisa de Rayas, con influencias de la música brasileña y el pop rock, y que logra transmitir un glamour natural y simpático que muchos grupos ya desearían tener. Ni Carne Ni Piel, el sencillo principal, también pretende estructurar el estilo de la banda de una manera digna… Y resulta mejor que la anterior en toda regla, incluyendo un mensaje tierno y contundente. Dejando de Lao, uno de los tracks más electrónicos, también marcaría la pauta hacia uno de los elementos que le caería como anillo al dedo al grupo. Letra pegadiza, algo rápida, con un desahogo personal incluido. La mejor del disco, sin duda.

Dejando de Lao
"Sólo quiero pensarte, y que no sienta nada"

El resto de las canciones ofrecen diferentes aspectos que no alcanzan a evocar la singularidad de la agrupación, llegando a “irse entre las ramas” en varios momentos. Te Tengo, una descarga rockera que con su letra antagoniza con Ni Carne Ni Piel, tiene una letra ingeniosa, una instrumentación elaborada, pero donde la cohesión de todos los elementos tiene fallas (se siente extraño, y lastimosamente no funciona bien). En Malévolo, se alcanza a notar aún más el problema anterior: En factores elementales como los arreglos instrumentales (que recuerdan al funk y el disco de cierto dúo francés) y las voces, se aprecia una obra con calidad resaltable; y al final no existe un match con el concepto del disco: Aquel que desafía a los géneros, pero cuyo estilo propio peligra.
 
Malévolo
"Parece que su esencia viviera, y que me mira como ironía mi pasado"

Los últimos tres tracks son difusos entre sí. El hecho de querer experimentar con nuevas maneras es evidente y admirable; sin embargo, en esta ocasión significó que la identidad del grupo se extendiera a varios rumbos y formas que por sí mismas no inspiran el nombre del grupo o su estilo propio, ni por equivocación. Situación extraña, porque las canciones no son malas… Todo lo contrario, son composiciones envidiables.

El resultado de todo fue una combinación desmedida de ideas cuyo norte no estaba claro, y donde pocas piezas encaminaron realmente las proyecciones de la banda a lo largo del tiempo. Por alguna razón, el rock puro no continuó extendiéndose en el futuro del grupo ¿Verdad? Este álbum puede ser el contenido menos interesante de la discografía del grupo, pero sirvió como base para el desarrollo de reliquias musicales más adelante… No se debe ignorar que la experimentación de esta época llegaría a buen punto en nuevos tiempos.

Faltaría algo más para que su carrera se viera consolidada...

El Segundo Gran Desafío llegaría en 2015, después de varios conciertos en Armando Music Hall y eventos multitudinarios como la Feria del Libro: Abrir el concierto de Katy Perry, la diva pop más valorada en ese entonces. El 9 de Octubre del año antes mencionado se iba a convertir en una fecha icónica para el cuarteto colombiano, el cual tendría la tarea titánica de transmitir su arte a los miles de espectadores que esperaban a la cantante californiana.

Vídeo del mismo canal de YouTube del grupo (así como todos los medios audiovisuales de su canciones). Se lucieron con total confianza en sí mismos!

La estrella pop seleccionó a la agrupación específicamente para que abriera su concierto en el marco de su Prismatic World Tour. Al final, lograron enamorar a más de una persona que se encontraba en dicho evento, además de catapultarse aún más dentro de la escena colombiana. Quedan algunos vídeos disponibles en YouTube que muestran fragmentos de lo que fue la gran sensación causada por Durazno dicha noche. Katheryn Hudson había hecho una magnífica elección.

¡Sonrían! Fotografía del 9 de Octubre de 2015 cuando Durazno terminó su presentación.

Después de aquel hito en la historia de la banda, seguiría un par de años en los que el silencio discográfico imperaría. Fuera del lanzamiento de un sencillo y una seguidilla de conciertos, era poca la actividad de Durazno dentro del medio. No obstante, en medio de esa quietud se venía desarrollando un trabajo musical que mejoraría todo lo que se había visto del grupo hasta ese momento. Ya era el momento de dar un gran paso hacia adelante…

Vivos [EP] [2018]

1.  Nuevos Tiempos
2.  Día de Suerte
3.  La Balanza
4.  Vivos
5.  Lo Bueno de Hoy
6.  Todo lo que soy

En este punto comienza la consolidación del grupo. Durante álbumes pasados se habían visto diversas facetas del estilo coqueto de la banda, pero en este trabajo discográfico se logran solidificar todas las ideas que se habían explorado de manera desigual en los cinco años anteriores. En pro del desarrollo de la esencia única de Durazno, se ha pretendido profundizar en el pop rock con tintes electrónicos, sin dejar de lado detalles que hacen que la categorización anterior se quede corta.

A mi manera de ver las cosas, un Extended Play es un aperitivo a la propuesta futura de un intérprete, un contenido incompleto de un concepto que se revelará en el futuro, o una extensión de alguna idea que se desarrolló previamente… En el caso de Vivos, no se catalogaría en alguna de estas definiciones debido a la misma solidez de este trabajo: No es difuso, no es tan corto, trae ideas que trascienden más allá de un simple complemento, y en resumidas cuentas ofrece inmersas las virtudes de un álbum de estudio dentro de lo que puede durar la reproducción del lado A de un vinilo.

Los dieciocho minutos de glamour los abre una oda al amor y a la euforia sujeta a dicho sentimiento: Nuevos Tiempos, con una letra tan cotidiana como pegadiza, que además es acompañada por un uso envidiable de los sintetizadores alrededor de los estribillos y unos arreglos instrumentales sencillos pero efectivos (sin dejar de mencionar “el ambiente seductor” que lograba sobresalir). Irradiación de felicidad al máximo, claramente.
PD: Tienen una segunda versión de este primer sencillo con Pedrina, el cual me parece una versión con mayores contrastes entre maneras de ver el mundo, más allá de las voces. ¡Muy recomendada!

Nuevos Tiempos
"Vamos a descomplicarnos, no tengas miedo, ya verás todo pasa si hay amor"

Nuevos Tiempos (ft. Pedrina)
"Esta cotidianidad no da tiempo para soñar, pero respirarte cambia esta realidad..."

Después, se da un salto hacia el mejor trabajo que ha hecho el grupo hasta ahora, Día de Suerte: tema contundente y efectivo que contempla la nostalgia sumada a un síndrome de fregoli traumatizante. En resumen, la letra es corta, pero satisfactoria (con sus “millenial whoops” incluidos). A nivel instrumental, es posible definirlo como un viaje a través de diferentes matices: beats marcados en las estrofas, enfocando la expresión vocal en el precoro, para luego sacar a relucir todo el potencial del grupo entero durante el estribillo (batería, bajo, guitarra y sintetizador. Además, Laura logra impostar su voz de una manera exquisita en esta parte). Tiene todo para convertirse en una canción icónica de la música latina, sin duda.

Día de Suerte
"Esa mente que no respeta nada, va abriendo pensamientos y llagas, que no sanan...
Y yo aquí esperando algún final"

La Balanza. Ese espíritu aventurero, motivador, relacionado a las sensaciones de disfrute que provocan el estar con una persona especial. Una linda melodía, con una composición uniforme que continúa siendo efectiva. El problema está en el sintetizador: Se siente una sobrecarga de sonidos electrónicos de una manera más exagerada que Lean On (aquel one hit wonder del verano del que ya nadie se acuerda), de tal manera que desentona con el resto de la canción. Aunque esa sea su coartada, no está nada mal. Y Vivos, la tonada que le da nombre al álbum, con un trabajo de guitarra cuyo deleite es constante, sin mencionar la suavidad que se desea conservar en la voz. El ritmo no es tan común, y se tratan de explorar nuevas ideas trascendiendo géneros; tal cual como lo ha deseado la banda desde sus inicios. ¿Lo logran? Sí, pero se debe trabajar más eso. Van bien, eso sí.

La Balanza
"Inventemos otra manera, caminemos dejando huella, al final nos espera un nuevo sol..."

Vivos
"Sigue tú por tu camino, olvidemos los motivos"

Lo bueno de hoy: No mirar al pasado, no olvidar y aprender de los errores. Con una base sintética en el coro, la voz juguetona y la ejecución relajada de las cuerdas, se nos presenta un sencillo extraño. Tiene elementos que marcan la esencia del grupo, pero al mismo tiempo se siente incompleta… Claramente, se nota que es la transición desde el extraño primer disco de larga duración de la banda hacia el futuro: Es complicado (y resulta ser el menos nutrido del EP). Y para cerrar, Todo lo que soy transmite un sentimiento más turbio, evocando el dolor que se siente el abandono de un ser querido por X o Y causa. Detalles electrónicos moderados, con un bajo que sostiene la emoción, y una guitarra que interactúa acorde a la tristeza que se puede contemplar gracias a la misma letra. No es mi favorita, pero tiene una muy buena producción.

Lo bueno de hoy
"No pretendo correr, ni desaparecer. El olvido no es la lección a aprender"

Todo lo que soy
"Quítame este sentimiento de la espera eterna"

¿Conclusiones sobre esta producción discográfica? Es un gran paso hacia adelante para Durazno, considerando las dudas que evocaban algunas piezas dentro de sus primeros trabajos. En conjunto, el álbum Vivos es contundente, exquisito y efectivo en su afán de proveer un estilo único y propio al grupo. Una joya que debería ser más conocida a nivel latinoamericano.

Esta es la historia de Durazno hasta el día en el que será subido este artículo (Marzo 23 de 2019). Sin embargo, confío en que la trayectoria de esta destacable promesa musical pueda continuar hacia una evolución fresca y un reconocimiento merecido desde hace unos cuantos años. ¡Más adelante, veremos que pasa en el futuro de Laura, Leonardo, Enrique y Andrés!

¡Un futuro muy prometedor!

¡Nos vemos la próxima vez con la reseña esperada al primer día del Festival Estéreo Picnic en sus 10 años. Esperenlo con muchas ansias!


“Ahora el fin marca un nuevo inicio”

3.03.2019

La leyenda de los Sudamerican Rockers - Capítulo 1: Siempre quedas mal con alguien

Ahora han entrado a un nuevo inicio!


¿Qué es ser Prisionero? Es algo que trasciende más allá de estar en una celda tras barrotes. Es estar restringido de la libertad, pero no de manera formal. ¿Entonces cómo? De manera informal, pero legal en la época de acuerdo a los hechos. Si te pillan realizando alguna acción que “se supone que” no debes hacer, te pueden aprehender para después torturarte… O en el peor de los casos, te asesinan para que luego te arrojen al mar y quedes como un desaparecido más que nadie pudo encontrar. Eso era la salvaje y maldita dictadura de los años 70’s y 80’s en Chile. Y tres muchachos se revelaron…


"Ya viene, la fuerza..."

A comienzos de 1983, Jorge González entraría a estudiar a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile; Claudio Narea empezaría a estudiar Ingeniería en la USACH (o Universidad de Santiago, para los recién aparecidos); y Miguel Tapia… tan misterioso como siempre. La vida universitaria representó un desafío adicional para las vidas de los 3 cabros, los cuales terminarían renunciando a sus carreras poco tiempo después para concentrarse en aquel arte que les apasionaba: la música.


No obstante, aún faltaría una pieza clave para que la carrera de estos muchachines comenzara de la mejor manera; y llegaría a la misma facultad en la que Jorge estaba recién entrado. Carlos Fonseca, antiguo estudiante de Ingeniería Comercial en la Católica, había decidido abandonar dicha carrera para sumergirse en el mundo de la música. Y ya, en la Facultad de Artes de la U de Chile, luego de que Jorge molestara a una de sus docentes, ambos chicos empezaron a hablar y a conocerse.


Fonseca ofreció un punto de vista más profesional al grupo acerca de cómo se debía producir y elaborar un álbum.

Poco a poco, Fonseca y González entablaron una valiosa amistad. El primero descubrió el talento del segundo cuando logró observar una de sus composiciones para el primer disco: Unos primeros versos que confirmaban la genialidad escrita del sanmiguelino. En unos meses, Carlos se convertiría en el manager del futuro proyecto del trío González/Narea/Tapia. Y las clases de música de primer semestre eran utilizadas para componer los futuros lanzamientos de aquel grupo que iba a salir a la luz en unos cuantos meses.


En Julio, Los Prisioneros debutaron en una presentación en el Colegio Miguel Prado, el cual presenció las nuevas letras que Jorge había compuesto en el período posterior al que Los Vinchukas fueron disueltos. De hecho, estas canciones hacían parte de las novedades que Jorge había compuesto durante su primer período académico en la U de Chile. Poco después, se dio la oportunidad para que Carlos Fonseca conociera a los otros dos miembros del grupo, logrando un choque de egos con Claudio Narea de tal forma que pretendía sacarlo del proyecto por ser un guitarrista descuidado. Sus otros dos compañeros lo defendieron y permaneció en la banda.


El proyecto aún estaba recién formado, y las broncas no habían crecido lo suficiente como para que un integrante saliera por la puerta de atrás.

Sería cuestión de tiempo para que se grabaran los primeros demos del disco. Se evidenciaba que las condiciones de estas primeras pruebas eran absolutamente precarias, además de que no contaban con materiales básicos para una banda de rock, como lo son unos amplificadores. Mejor dicho: Todo alquilado o prestado. Y el desarrollo del álbum definitivo se daría en dos diferentes estudios profesionales: el de Francisco Straub y el de Alejandro Lyon. En el primero, se grabaron todas las piezas de punk-rock; mientras que el segundo fue el predilecto para las canciones de tipo reggae o ska. La mezcolanza se notaría ampliamente en la primer versión del álbum que saldría a las calles.


Un 13 de diciembre de 1984 saldrían a la luz las primeras copias en cassette del debut del trío de San Miguel. ¿El nombre? Por una recomendación acertada de Carlos Fonseca, no fue un homónimo como el de otros grupos de la época. Tenía un nombre con mayor impacto, el cual marcaría a una generación entera: “La voz de los ‘80”.


La voz de los ‘80 [1984]


1.  La voz de los ‘80
2.  Brigada de Negro
3.  Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos
4.  Eve-Evelyn
5.  Sexo
6.  ¿Quién mató a Marilyn?
7.  Paramar
8.  No necesitamos banderas
9.  Mentalidad Televisiva
10. Nunca quedas mal con nadie


Todas las canciones fueron escritas por Jorge González, con el apoyo de Miguel Tapia.


Cabe resaltar que se realizaron dos versiones de este lanzamiento de la banda. Difieren en distintos aspectos: Desde la portada, hasta la calidad del sonido. Aquí presento un resumen rápido de las diferencias entre ambas:

De izq. a der.: Primera Versión y Segunda Versión de La voz de los '80.

Primera Versión:
  • Inspiraba más crudeza, estableciendo las precarias condiciones en las cuales se vivía en Chile en aquellos años.
  • Portada: El trío parado en frente de unas ruinas en una fábrica abandonada de cervezas.
  • Tipografía: Letras rojas en mayúscula.
  • Sonido: Un poco más agudo. Rústico. Oscuro. Algunos instrumentos desafinaban en ocasiones.
Segunda Versión:
  • Aunque no podría definirse como elegante, si presentaba un escenario más limpio y más esperanzador para aquella época. La sangre adolescente dominaría el contexto nacional.
  • Portada: El trío posando al frente de un local comercial de La Vega Central (un mercado de frutas y verduras en Santiago), con instrumentos en mano.
  • Tipografía: Nombre de la banda en letra blanca mayúscula en un rectángulo de fondo rojo. El nombre del disco está escrito en letra cursiva negra.
  • Sonido: Más perfeccionado, con la corrección de ciertas fallas de la versión anterior.
El primer trabajo de estudio del grupo compila la búsqueda por encontrar una clara identidad musical. Ahí estaban las críticas y las sátiras a la sociedad, con énfasis especial en el régimen dictatorial que Chile sufría en aquel entonces. Y el éxito sería paulatino: La venta de las primeras copias se daría en cuestión de días, pero el reconocimiento no llegaría sino hasta mediados de 1985. Ningún grupo crítico de la situación de ese momento tendría la fama que los sanmiguelinos llegaron a tener. ¿Cómo se desarrolló ese logro? La respuesta está en cada canción, por lo que ha llegado la hora de introducirnos a esos 10 tracks.


Comienzo fuerte, amplio y convincente. “Ya viene la fuerza, La voz de los ‘80”... Un himno generacional acerca de las oportunidades que podía traer una nueva década, una nueva generación de jóvenes con metas de distinto tipo, una nueva esencia que no se dejaría aplastar por las barreras sociales impuestas en el pasado. De hecho, el mismo ritmo punk rock y new wave resultó ser lo suficientemente atrayente para ser un ícono de toda la historia de la música chilena. A nivel instrumental, cuenta con acordes básicos (en escala de La) que al mismo tiempo son certeros, resaltando el ambiente “rebelde” que denotan el bajo y la guitarra en cada fragmento. Gran pieza del rock en español, definitivamente.


"De las entrañas de nuestras ciudades, surge la piel que vestirá al mundo"

Brigada de Negro, el track más aguafiestas del disco… No está mal. La onda new wave continuaba con un compás más lento, refiriéndose al desprecio por la euforia en aquellas noches sin control que abundan en la juventud… Pero irónicamente, el hacer parte de esos eventos era la regla. De forma textual, se narran todos aquellos sucesos que ocurrían durante el “sábado en la noche”. Y en el apartado instrumental no hay mucho por resaltar, salvo el ambiente más pausado que se crea con cada acorde. Es buena, pero no es muy destacable.


"La noche es joven para vestir letreros en tu ropa. Convence a tu chiquilla, que te pareces a su ídolo"

Verdades que duelen: Eso es Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, un reflejo de lo patético que se puede ver un “tercermundista” defendiendo o preocupándose por lo que ocurre en el Primer Mundo, mientras estos últimos no les interesa en lo absoluto lo que suceda con ese pueblito ingenuo. El ritmo resulta ser una mezcolanza de reggae y ska, ambientada como una canción infantil debido al tono juguetón en el que se mueve la misma. La voz no necesita ser potente, necesita inspirar sátira burlesca… Y lo hace. Simpática.


"Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas. Ya sean rojos o rayados, a la hora del final no hay diferencia"

Eve-Evelyn es más un trauma de la infancia que otra cosa. Está dedicada a esa chica del vecindario que todos los amigos deseaban como novia, y que nunca lograron atraer. Sentimientos infantiles y juveniles de por medio, la pieza no me parece realmente atractiva. Es notable y hasta agradable su inspiración en Maniac de Michael Sembello, de la cual sacó su beat característico que alcanza su furor en la sección del estribillo. No obstante, se hace pesada y oscura sin razón alguna… Como si le faltara algo. No es mala, pero deja mucho que desear.


"Dame un poco más de tu boca. Toda tu piel me provoca"

Sexo… Un tesoro musical que se dedica a romper tabúes, además de burlarse del extremo consumismo de la sociedad en general en lo referente a temas pornográficos. La pornografía no es mala en sí, lo reprochable es esa cultura del cliente imbécil que se deja llevar por cualquier promesa relacionada con ese tema aún tabú. Resultó ser la primera incursión al ska de Los Prisioneros, con unos resultados excelentes. Es más fácil de digerir que el primer track, además de que cuenta con una letra totalmente explícita, aderezada con un verso particular que cuadra con el ambiente de la canción casi al final


“Gamulán que se duerme, se lo lleva la corriente. Tangente de 45.”. Bien jugado por el trío dinámico. Y en la parte instrumental abundan los acordes básicos como en las demás canciones, a pesar de que la interpretación de cada una brilla en cada parte de la tonada: la batería al principio, el bajo en el medio y la guitarra en los coros. Excelencia pura… La mejor del álbum.


"Ya no hay de qué enrojecer, es cotidiano ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval"

Como para variar respecto al factor vocal, tenemos a Miguel Tapia en una aparición estelar como voz principal de ¿Quién mató a Marilyn?, una melodía que divaga entre los miles de posibles culpables (unos más fantásticos que otros) de la muerte de Marilyn Monroe. Desde el ratón Mickey, hasta Rodrigo Beltrán o algún alquimista; ¿Quién la había podido matar? A nadie le importa más que al que canta, y eso es mucho decir: Estamos frente a una crítica certera frente a la obsesión enfermiza que el público tiene sobre los ídolos de la cultura popular.


De regreso al ritmo imperante en los primeros tracks de La voz de los 80, Marilyn propone un estilo que raya entre la sátira y la desesperación. La letra no es muy profunda, aunque el sentido que posee la misma es más revelador que cualquier otra cosa. Buena.


"Busco en los diarios la explicación, pero la prensa me deja peor"

Paramar: Salir de la ingenuidad de que el amor es lo más bello del mundo, para entrar en una sintonía en la que la estupidez, la hipocresía y el pesimismo son el pan de cada día. Otra de las melodías icónicas de Los Prisioneros hace acto de aparición, con unos coros pegadizos a más no poder y un desempeño vocal tan amplio como admirable. El apartado instrumental no resalta más que la voz (exceptuando cierto segmento casi al final), pero hace un buen complemento de una tonada satisfactoria. Grandiosa!


"Debes evitar soñar, debes olvidar soñar"

El poder de decidir es abordado en otro de los clásicos de la banda. No necesitamos banderas es una voz de protesta contra todos los cánones que se han establecido para encasillar a cada persona de la sociedad en distintas categorías, sin que este lo desee desde un principio. La religión, la nacionalidad, entre otras cosas que sólo logran dividir la unión de los individuos. Es el himno de la unión latinoamericana, la cual ha afrontado situaciones parecidas a lo largo de la historia y sigue ahí, luchando con todo lo que puede.

Un ritmo amistoso y fraterno como el reggae fue el elegido para ambientar este mensaje, cuya calma contrasta con el mensaje contundente y certero que da acerca de una realidad que nos es imposible negar incluso a día de hoy: “Cada vez nos coartan más nuestras decisiones”. Instrumental y vocalmente, la pista es efectiva; aunque esto puede quedar opacado por el genial mensaje que es transmitido. Espectacular!


"Declaramos romper de forma oficial, los lazos que nos pudieron atar alguna vez"

Mentalidad televisiva es una directa crítica al pensamiento limitado e incompetente del televidente, el cual no le interesa que la “caja mágica” le arroje contenido basura: Siempre va a estar sumiso y recibir toda la asquerosidad posible. No brilla mucho, a pesar de contar con un gancho algo similar al jingle del Festival de Viña del Mar (algo confesado por el mismo Jorge González). Desde un punto de vista personal, es una interpretación muy similar a Marilyn con menos gracia. Mediocre.


"Y la imaginación, si es que tuvo ya la perdió; y en su lugar instaló un vídeo tape"

Nunca quedas mal con nadie es una burla a todos aquellos que no ponen las manos al fuego a la hora de opinar o actuar respecto a una postura de pensamiento. Es una manera original para cerrar el álbum, pero no es convincente. Reminiscencias del punk se acoplan a esta canción de una forma similar a cierta canción acerca de la telequinesis de una banda argentina, pero con mayor profundidad lírica. De resto, no es muy interesante a nivel auditivo. Extraña, muy extraña.


"Dime si tu fin es algo atacar o ganar aplausos"

Los diez tracks terminan con un sinsabor notable, pero eso no les quita el mérito de haber ofrecido un trabajo musical sólido en conjunto. No por nada, fue el hito que marcó la apertura del pop rock chileno a nivel internacional. El grupo logró manifestar lo que estaba sucediendo en aquel Chile de 1984 de una manera tanto crítica como creativa, y el éxito llegó por inercia. También favoreció el hecho de que Argentina le cerrara la entrada al rock británico, posibilitando el fortalecimiento del rock en español en la región (Incluyendo Chile, Uruguay y la ya mencionada Argentina).


Ya se había dado el despegue de su carrera. Era cuestión de tiempo su internacionalización masiva.

Más adelante, el trío experimentaría el éxito en los escenarios más importantes del país. Sin embargo, no la tendrían tan fácil considerando la dictadura represiva en la cual se encontraban inmersos. De igual manera, “los reprimieron tanto que explotaron aún más”... Algo evidente en futuros discos de la banda, los cuales vamos a ver en siguientes artículos.

Aquí termina este capítulo. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta la otra!


“Ahora el fin marca un nuevo inicio”